Planeter som möts (sw)

2015-05-23 00.35.02

De som upptäckte Elvis Presley på 1950-talet har ofta svårt att förlika sig med Elvis senare repertoar. Och hans manager, den förhatlige Colonel Parker, ses som den skurk som förvandlade rebellen Elvis till en betydligt mer städad entertainer. Elvis första film hade smak av James Dean, men sedan blev det romantiska berättelser av tvivelaktig kvalitet. Musiken förändrades också, om än inte över lag. Det svängde fortfarande om en del av låtarna, men det var definitivt en annan slags musik.

Var då Parker en kulturskurk?  Det var nog så att Parker hade kommersiell framgång som första prioritet, men blev Elvis verkligen något annat än det Elvis själv ville? Ibland kan jag tänka tanken att det kanske var den korta perioden med låtar av Leiber/Stoller, Little Richard, Carl Perkins med flera som var en utflykt från det som egentligen var Elvis. Han var ju trots allt en rätt traditionell amerikansk kille med traditionella amerikanska värderingar. Och han hade ju röst för de storslagna ballader som senare blev hans signum. Musikaliskt blev kanske Elvis precis det han ville. Likväl blev han inte det jag ville.

Hur ska man betrakta detta faktum? Blev han sämre eller blev han bara något som inte passade mina musikaliska behov? Eller båda? Det är svårt att veta, men om vi bortser från möjligheten av kvalitetsförsämring och tar fasta på genreförändringen kan man tänka på följande sätt.

Det är givetvis övermaga att kräva att en artist ska fortsätta med den genre eller det uttryck han slog igenom med bara för att det är en genre eller ett uttryck som jag gillar – att förneka artisten ”rätten” att förändras och utvecklas i annan riktning än min. Dessutom förändras ju även min musiksmak över tid. (De tre klippen nedan visar det med eftertryck.) Därmed är det inte säkert att en artist som fortsätter göra liknande plattor får behålla mitt gillande. Istället för att gräma mig över att nästa album med en favoritartist blev en besvikelse ska jag kanske skatta mig lycklig över att artisten och jag, som två planeter på väg i var sin bana i ett musikaliskt universum, ändå möttes någonstans i tid och musikaliskt rum. Att det är fullständigt naturligt att vi bara fick ett par plattor i vår gemensamma musikskatt innan vi färdades vidare åt olika håll.

Det finns många exempel på artister där jag byggt upp förväntningar på nästa platta eftersom jag så mycket uppskattat en eller två tidigare – men sedan blivit besviken. Det kan bero på att kvaliteten är lägre, men det kan också bero på att våra musikaliska utvecklingsvägar helt enkelt skiljts åt. Ska sanningen fram så händer det också att jag kan bli lite besviken om den tredje plattan ligger alltför nära de två tidigare. Och en populär artist har många tusen, ofta miljoner, sådana individuella önskemål som artistens musik ska förhålla sig till. Det kan inte vara lätt att vara artist om man anstränger sig att behaga. Säkrare då för artisten att följa en egen utvecklingsbana.

Det händer ibland att banor korsas igen – att en av mina favoritartister återvänder till ett tidigare uttryck efter en utflykt i annan terräng. Finns jag då kvar vid det tidigare uttrycket möts vi igen. Som när Diana Krall på sitt senaste album svingar samma magiska tolkande trollspö över ett antal popballader som hon tidigare förädlat ett antal jazzklassiker och ballader i the American Song Book med. Under hennes utflykter på ett par album med egna låtar och andra genrer/uttryck svalnade mitt intresse, men nu är jag med på noterna igen. Men några musikkritiker uppskattade utflykterna, och är nu istället besvikna.

Planeter som möts – och skiljs åt.

 

Elvis Presley: Hound Dog

Diana Krall: California Dreamin’

Behov av musik (sw)

Bildkälla: Sonicamp

Bildkälla: Sonicamp

Hur använder du musik?

Vilken roll spelar den för dig? Förmodligen stor roll. Men på vilket sätt spelar den stor roll? Och varför?

Musik kan svara mot behov av skönhet, stimulans, stillhet och många andra ting. Olika människor behöver och använder musiken för olika syften, och samma musik kan tillfredsställa olika behov för olika människor. Människor är ju olika. Därför kommer vi att njuta av, och även att präglas av, skilda slag av musik. Behoven skapar våra musikpreferenser.

Människor och deras behov förändras också. Det kan röra sig om långsiktiga förändringar över ett liv, men också om varierande behov under dygnet, veckan eller månaden. Den mogna människans musik är en annan än den unga människans, och morgonens musik kan vara en annan än de sena kvällstimmarnas.

Mot den bakgrunden är musikkritik och bedömningar av musikalisk kvalitet en vansklig sak. Att döma ut musik som svarar mot människors behov och önskningar är att sätta sig till doms över just deras behov och önskningar.

Men musikalisk variation handlar ändå inte bara om att olika musik tillfredsställer olika behov. Även kvaliteten kan variera. Allt är inte lika bra. Det görs bättre och sämre musik, och vi kan vara i stånd att höra skillnaden. Men det är lätt hänt att man blandar samman kvalitetsbedömningen med upplevelsen av hur väl musikstycket tillfredsställer de egna personliga behoven – det vill säga vad vi vill använda musiken till. När vi gör den sammanblandningen berättar bedömningen minst lika mycket om oss själva som om musikstycket.

 

Bildkälla: Wondering Sound

Bildkälla: Wondering Sound

After Hours

Den som följer Musik.pm följer en lyssnare som med musiken ofta söker skapa en stämning av stillsam melankoli. Det beror förmodligen på ett behov av att skapa ett stycke ro i en larmande värld, och detta faktum säger också något om hur jag upplever larmet. Kvällens stämning ger bättre inramning för det slaget av musik än dagens.

Men det räcker inte med stillsamhet och ro. Ett trovärdigt uttryck är en förutsättning. Det behöver också finnas ett mått av allvar, och sådan finner man bäst i musik som inte är helt sorgfri. Den stillsamma melankolin i jazzballaden skapar oftast bäst den stämning jag behöver.

Det jag är ute efter är dock inte en ljudkuliss eller musikalisk tapet. Min upplevelse är att musiken och jag går samman i en gemensam känsla. Det behöver inte innebära att det krävs ett intensivt lyssnande. Musiken kan mycket väl vara del av en intim middag, och bidra till känslan lika mycket som en god flaska champagne. Champagnen, sällskapet och musiken blir en del av mig – inte en kuliss.

Här är spellistan ”After Hours” på Spotify. Den börjar i klassiska stilla jazztoner – som allt eftersom blandas med ballader av andra slag och yngre snitt. (Listan utökas då och då.)

För att ytterligare lära känna stämningen lyssna gärna också på Bill Evans album “Waltz for Debby” och Diana Kralls album “The Look of Love“.

 

Bildkälla: Circuits Portugal

Bildkälla: Circuits Portugal

Nya vägar

Men Musik.pm speglar också annan musik. I kontrast till behovet av stillhet har jag också ett behov av att finna nya vägar. När det gäller musik blir det nya genrer, nya artister, nya klanger, nya låtar, nya instrument. De är naturligtvis sällan genuint nya, men de är nya för mig och – har jag märkt – för många i min omgivning. Och en extra glädje känner jag om jag, utöver att njuta själv, kan få förmedla nyheter till mina vänner.

Musik.pm har uppstått ur denna upptäckarlust och önskan om att förmedla. Internet och olika slag av musiktjänster har varit värdefulla redskap i detta lustfyllda arbete. Så även några musikvänner som då och då ger mig tips.

I jakten på det nya kan det bli många olika slag av musik så länge den är genuin och äkta – soft jazz, swing, blues, samba, rock, fado etc. Särskilt intressant blir det när musiken på ett eller annat sätt bjuder lite motstånd. Motståndet kan inte vara kompakt, det måste finnas en bro från något jag redan känner till och gillar, men finns väl den bron brukar jag (ibland efter viss möda) lära mig gilla också det nya jag hör. Och när jag väl gjort det så är jag ofta fast ett tag. Så var det ett slag med brasilianska rytmer, och så har det varit rätt länge nu med fadomusiken. Jag kommer att fortsätta lyssna på dessa genrer, men troligen kommer snart en annan genre att vara i fokus för en tid.

Men vad är det då som får mig att fastna för något nytt? Utöver vad som sagts ovan vet jag inte, och jag tror inte att jag vill veta. Då skulle det bli alltför förutsägbart. Men jag vet mer eller mindre intuitivt när jag hittat rätt, och känner då stor tillfredsställelse.

Längtan efter det annorlunda leder till artister från olika länder i världen – till exempel Hiromi från Japan, Gin Wigmore från Nya Zeeland, Hindi Zahra från Marocko, Club des Belugas från Tyskland, Zaz från Frankrike, Mariza från Portugal, Maria Rita från Brasilien och Lucy Woodward från USA. Klangerna låter därför sällan svenska, men ibland finns ett oväntat musikaliskt släktskap. Som med brasilianska singer-songwriter Céu i ”Veu da Noite”, som ger mig känsla av svensk 50-talsjazz. Å andra sidan har vi svenska Koop som framgångsrikt skapat jazzmusik med karibisk touch – här i Koop Island Blues.

Resan fortsätter. Följ med om du har lust.

Cécile McLorin Salvant (sw)

Varför tycker jag så mycket om det som Cécile McLorin Salvant gör?

Jag kände inte till Cécile för bara någon månad sedan. Strax därefter hittade jag henne på nätet. Jag sökte efter för mig ny musik, som vanligt med hjälp av en artist jag gillar, och lät en nätbutik för musik associera. Denna gång hade jag den franska sångerskan Zaz som utgångspunkt för letandet. Efter en stunds letande hittade jag Cécile, och såg genast att hon är något utöver det vanliga. Jag kan dock inte se att det är så mycket som musikaliskt förenar Cécile och Zaz, utöver att de båda sjunger jazz – men de sjunger väldigt olika slags jazzmusik. Men det finns en fransk anknytning som kanske ledde mig till Cécile. De mönster för musikval som nätbutikerna tillhandahåller avspeglar ju inte sällan just språk- och kulturgemenskaper.

Cécile McLorin Salvant föddes 1989 i Miami av en fransk mamma och en haitisk pappa. Hon tog tidigt piano- och så småningom sånglektioner. Efter high school flyttade hon 2007 till Aix-en-Provence i Frankrike för att studera juridik, men också klassisk sång. Där träffade hon träblåsaren Jean-François Bonnel, som introducerade henne till improvisation och vokal jazz. Hon började sjunga med band och spelade 2009 in en skiva med Bonnels kvintett. (Cécile and the Jean-François Bonnel Paris Quintet)

Tillbaka i USA vann hon året därpå ”the Thelonious Monk competition” i Washington D.C. Hösten 2012 spelade hon in albumet WomanChild tillsammans med pianisten Aaron Diehl samt Rodney Whitaker, Herlin Riley och James Chirillo. Albumet, som släpptes året därpå, innehåller ett ovanligt låtmaterial. Utöver originallåtar består det av ett antal sällan spelade låtar från den äldre jazz- och bluesrepertoaren. Den yngsta av dessa är skriven av Fats Waller. Här finns också några av Bessie Smiths låtar från 1920-talet, och en del material är äldre än så. Albumet har fått ett mycket positivt mottagande, och Cécile jämförs med flera av de riktigt stora kvinnliga jazzvokalisterna. (Se till exempel det citerade omdömet i bilden ovan.) Jag borde alltså ha känt till henne.

Vad är det då jag, och kanske också hennes övriga beundrare, tycker så mycket om i Céciles musik? För egen del tror jag att det i första hand är hennes självklarhet och träffsäkerhet som interpretatör. Det gäller både det musikaliska och det dramatiska. Hon sjunger enormt säkert och med fin klang – och sångerna formar sig ibland till små “teaterstycken”.  Cécile har en imponerande förmåga att använda hela sitt vida röstomfång med kraft – och med återhållsamhet när så behövs. Och hon använder olika röstklanger för att skapa olika stämningslägen. Hennes tolkningsförmåga tyder på ett stort mått av mognad.

Dessa kvaliteter till trots fyller Cécile i år endast 26 år. Kanske är det det faktum att Cécile kombinerar stor musikalitet, trygghet och mognad med just ungdom som tilltalar mig särskilt. Cécile har gjort en imponerande musikalisk resa innan fyllda 26. WomanChild spelades in det år hon fyllde 23. Det bör i sammanhanget nämnas att hennes fina ackompanjatör Aaron Diehl i år fyller 30. Det är två unga människor som tagit sig an musik från tidigt 1900-tal och framåt.

Cécile har gett konserter i både Europa och USA, och hon fortsätter göra så. Med sin franska bakgrund besöker hon givetvis ofta Frankrike, och den 13 maj ger hon en konsert i Oslo. Jag tänker vara där då.

 

Mer:

I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate

I Didn’t Know What Time It Was

Nobody

Poor Butterfly

John Henry

Le front caché sur tes genoux

WomanChild

Mariza (sw)

En lysande stjärna

Fadon med sin melankoli karaktäriseras ibland som Portugals blues. De två musikstilarna har faktiskt också i någon mån gemensamt ursprung genom att det i båda finns influenser från afrikanska slavars musik. Fadon har även influerats av portugisiska sjömanssånger, och det finns inslag av såväl arabisk som brasiliansk musik. Fadon uttrycker ofta längtan, kärlek, smärta och sorg. Havet och de fattiga människornas liv är vanliga teman. Även om det också finns gladlynta fadosånger är det vemod och melankoli som man vanligen förknippar fadon med.

Fadon söker sina rötter några hundra år tillbaka i tiden. Tillkomsten av den moderna fadon kan mer eller mindre tillskrivas en enda person, den legendariska portugisiska sångerskan Amália Rodrigues. Hon bröt mot de traditionella normerna för hur fado skulle framföras, och breddade därmed intresset för konstformen. När Rodrigues dog 1999 utbröt stor sorg bland fadoälskare, främst naturligtvis i Portugal, och tre dagars landssorg proklamerades.

Idag hålls traditionen levande och utvecklas av många fadoartister. Om någon bland alla dessa kan sägas vara Rodrigues arvtagerska så är det sångerskan Mariza. Vid den TV-sända minnesstunden för Rodrigues fick den då okända Mariza framträda med en av Rodrigues välkända sånger. Marizas framförande fick ett enormt genomslag, och över en natt blev hon en hyllad fadosångerska – vilket var lite överraskande, inte minst för henne själv, eftersom hon tidigare tvekat mellan olika genrer. Fadon hade för hennes del under perioder fått stå tillbaka för jazz och bossa nova.

Men det var givetvis ingen slump att Mariza fick sjunga på minnesstunden. Rodrigues gitarrist Jorge Fernando hade upptäckt Mariza redan som ung, men av olika skäl hade hon inte koncentrerat sig på fadon. Ofta fick Mariza höra att hon sjöng fado på ett ”annorlunda” sätt, vilket hon tolkade som kritik – och hon försökte sig då istället på andra genrer. I Marizas omgivning fanns dock de som ville att hon skulle satsa på fadon, och minnesstunden för Rodrigues blev startpunkten för hennes karriär som firad fadosångerska. Jorge Fernando kom att bli hennes kompositör, producent och mentor.

Marizas första album, Fado Em Mim (2001), blev omedelbart en enorm succé i Portugal. Det sålde mångfalt mer än vad som var vanligt för fadoplattor, och inom ett år reste hon på världsturné. Hon har sedan släppt ytterligare fem album på CD samt två konserter på DVD (London och Lissabon). Ingen av de övriga nya fadoartisterna kan mäta sig med den popularitet Mariza rönt. I min bedömning är uppmärksamheten välförtjänt.

Mariza är född i Moçambique av en afrikansk mor med rötterna i Indien. Fadern är från Portugal, och redan som treåring flyttade hon dit. Hon började sjunga fado bara några år senare, därtill uppmuntrad av sin far för att hon lättare skulle bli accepterad i sitt nya hemland. Idag är hon inte enbart accepterad utan också älskad av sina landsmän för sina tolkningar av den portugisiska fadon.

Jag hade på Luciadagen förmånen att se och höra Mariza på en konsert i Hamburg. Den fina gamla konsertsalen i Laeiszhalle var full. Hur skulle den tyska publiken ta emot Mariza och hennes fado? Utan tvekan kan stämningen beskrivas som mycket känslosam och starkt entusiastisk. Reaktionerna från en kvinna på raden framför oss kan exemplifiera. När flera av de välkända sångerna presenterades, eller inleddes utan presentation, förde hon snabbt sina händer mot sin mun och vi hörde henne häftigt andas in och ordlöst ge uttryck för sin rörelse.

Det fanns många portugiser i publiken – kanske en femtedel – och Mariza talade några gånger till dem på portugisiska. Men de utmärkte sig inte i sina reaktioner. Tyskarna runt oss var lika entusiastiska. Uppenbarligen talar hennes musik såväl till portugiser som till nordtyskar.

I Norden är det egentligen enbart i Finland som Mariza har en stor publik. Det tycks finns en gemensam musikkultur i det kontinentala Europa som vi i Sverige endast i begränsad utsträckning tar del av. Utöver den svenska musikkulturen känner vi idag i huvudsak till den brittiska och den USA-importerade – det vill säga den engelskspråkiga. Jag har noterat det tidigare (jfr till exempel texterna om Zaz och Lou Doillon), och slutsatsen är att vi har en stor sångskatt i Europa att utforska och att njuta av.

Och som Mariza noterade vid sin konsert i Hamburg – det finns genom Portugal ett musikaliskt samband mellan Afrika, Europa och Sydamerika. Sambandet har en kolonial bakgrund, men det finns kulturellt befruktande konsekvenser. Ett av dess uttryck kunde publiken njuta av i Hamburg på Luciadagen.

Marizas utomhuskonsert i Lissabon 2006 kan vara en av höjdpunkterna i hennes karriär. Jag kände då inte till henne, men jag har sedan sett konserten många gånger på Youtube. Hon ackompanjeras av en traditionell gitarrgrupp, men också av en stråkorkester. Tillsammans bildar de en magnifik helhet. Och Marizas sång, inlevelse och utstrålning är något av det skönaste i artistväg jag sett och hört. Det går inte att skilja ut hennes personliga värme och skönhet från hennes musikaliska prestation. Det är en musikdramatisk helhet. Ge er själva en timma och upplev konserten på DVD. Hela konserten finns tyvärr inte på YouTube.

Ni får här dock länkar till Lissabonkonsertens mäktiga avslutningsnummer “Ó Gente Da Minha Terra” samt hela Londonkonserten och två duetter.

Ó Gente Da Minha Terra

Londonkonserten 2003

Beijo De Saudade

Meu Fado Meu

Club des Belugas (sw)

Bildkälla: Amazon

Bildkälla: Amazon

Välkommen till Club des Belugas musikaliska universum

Club des Belugas är en tysk konstellation av musiker med inriktning mot Nu-jazz och nutida Lounge. Dessa grundingredienser kombineras med en rad olika andra musikstilar, till exempel brasilianska rytmer, swing och soul. Club des Belugas skapar stämningsrik musik, och stämningen varierar med stilarterna.

Maxim Illion och Kitty the Bill utgör den konceptuella kärnan i Club des Belugas. De två spelar centrala roller i konstellationens musikskapande och studioarbete. Maxim deltar i liveframträdanden, men då enbart med subgruppen Club des Belugas Orchestra. Kitty, som beskrivs som mycket skygg, deltar ej i liveframträdanden. Båda spelar keyboard, och Maxim därutöver bas och percussion. Kitty skriver musik för Club des Belugas, men också för andra musiker och för egna album.

Konstellationen inledde sin verksamhet 2002 och det senaste av åtta album kom i år. I Wikipedias tyska artikel om Club des Belugas nämns inte mindre än 23 medlemmar. Vid studioinspelningar spelar 19 av dessa i olika kombinationer. Vid liveframträdanden spelar två olika konstellationer. I Club des Belugas Orchestra spelar tio av studiomedlemmarna och ytterligare en musiker. I Club des Belugas Quartet deltar en sångerska från studiokonstellationen och tre musiker som inte figurerar i någon av de andra konstellationerna.

Stor variation vad gäller såväl musiker som musikstilar således. Finns då någon musikalisk kärna – något som skapar profil och identitet? Kanske – kanske inte, men alltsammans är riktigt bra. Att lyssna sig igenom Club des Belugas åtta album ter sig som en resa i ett spännande musikaliskt universum. Det är stor variation, men även om vi besöker vitt skilda musikaliska platser blir nog ändå min upplevelse att vi hela tiden befinner oss i samma farkost – rattad av Maxim och Kitty. Följ med på en tur till några av planeterna!

 

Mer:

Save a Little Love for Me

A Men’s Scene

Habana Twist

It’s a Beautiful Day

Desperately Trying

Early Daiquiris

La Mer

Passing On the Screen

My Hunger Hurts

Stacey Kent (sw)

Bildkälla: Business Feminin

Bildkälla: Business Feminin

En förtrollande kväll på Nefertiti

Jazzsångerskan Stacey Kent föddes i USA 1968. Efter examen från Sarah Lawrence College i Bronxville, NY – ett Liberal Arts College där ”performing arts” spelar en viktig roll – flyttade hon till England. Under studietiden vid Guildhall School of Music and Drama i London träffade hon sin blivande man och medmusikant, saxofonisten Jim Tomlinson.

Jag hörde Stacey Kent första gången för cirka tio år sedan på en konsert i den lilla salongen i Göteborgs stadsbiblioteks källarvåning. Med kunskap om min musiksmak hade en god vän tipsat mig om Stacey, och när hon nu kom till Göteborg ville jag gärna höra henne. Stacey och hennes band – där hennes man ingick – var skickliga jazzmusiker, men jag fastnade ändå inte tillräckligt mycket för musiken för att därefter aktivt följa henne. Några skivor har jag köpt som jag då och då har lyssnat till, men jag har oftast prioriterat att lyssna på andra artister. Musiken har inte fångat mig. Stacey har fortsatt turnera och har uppträtt i många både stora och små sammanhang världen över, men jag har aldrig varit där.

I början av september i år noterade jag att Stacey och hennes band skulle komma till jazzklubben Nefertiti i Göteborg, och vi beslöt att besöka klubben tillsammans med goda vänner. Så småningom insåg jag att datumet för hennes spelning sammanföll med ”födelsedagen” för Musik.pm. Den 27 september hade det passerat två år sedan den första texten publicerades. Besöket på Nefertiti och Staceys spelning blev därmed ett sätt att fira, men jag hade ingen tanke om att det skulle leda till en text för Musik.pm. Jag hade fel.

Den spelning uppdelad i två sets som vi fick vara med om på Nefertiti var en av de mest förtrollande vi och våra vänner hade varit med om. Den intima klubblokalen utgör en tacksam fond, men långt ifrån alla artister kan tillgodogöra sig den fördelen. Men Stacey Kents intima musik och vänligt personliga tilltal passade lokalen med dess närhet till publiken som hand i handske.

Men vad var det som hade förändrats – utöver lokalen? Var det kanske jag? Under en tioårsperiod hinner man lyssna på mycket musik, och smaken förändras och utvecklas. Hade jag kunnat vara med om konserten för tio år sedan med min nuvarande känsla för musik skulle jag kanske ha tagit djupare intryck. Det är en möjlig förklaring till skillnaden i upplevelse, men jag tror inte att det är den enda.

Efter framträdandet på Nefertiti köpte jag givetvis Staceys senaste album The Changing Lights – och fick det signerat – och jämför jag det albumet med de album jag haft sedan länge registrerar jag förändringar. Det handlar dels om repertoar, dels om uttryck. Om vi börjar med hennes uttryck så har det alltid haft ett mått av ”lätthet”. Stacey har en ljus röst, och hennes sång har närmast ”flutit” fram på ett lättsamt sätt. Det har inte riktigt passat mig. Men på hennes senaste album finns ett mer markerat och intensivt uttryck, och när jag lyssnar till flera andra tidigare album visar det sig att den förändringen startade för ett bra tag sedan. Jag har bara inte gett mig själv tillfälle att uppmärksamma det.

Repertoaren har också förändrats. Till jazzklassiker i den amerikanska traditionen och sånger ur The American Songbook har Stacey och hennes band fogat musik från Brasilien och Frankrike. Staceys delvis nya uttryck passar den brasilianska Bossa Novan perfekt. Ja, jag skulle vilja säga att hon gör större rättvisa åt till exempel Antõnio Carlos Jobims låtar än vad många brasilianska sångare gör. Hennes lätthet passar Bossan och de brasilianska balladerna, och hennes intensitet ger lite mer känsla och tyngd än vad jag hört i brasilianska tolkningar. Stacey balanserar lätthet och känslomässig tyngd perfekt. Och även det franska vismaterialet gör hon på liknande sätt underskön musik av.

Men det är nog fel att enbart uppmärksamma Staceys utveckling som förklaring till det ”nya” uttryck jag tycker mig uppleva. Sedan länge backas Stacey upp av sin man Jim Tomlinson på saxofon och flöjt. Han skriver också en del av hennes material. De båda har under åren omgett sig med olika musiker. Jims fina bidrag som kompositör och musiker är viktiga för uttrycket, och även övriga medlemmar i det band vi hörde var av hög klass. Det är helt enkelt hela konstellationen av Stacey, Jim och bandet som skapar det uttryck vi förälskar oss i. Stacey ackompanjerade för övrigt sig själv fint på gitarr i flera låtar.

Kanske är det så att jag, när jag nu hittat en väg in i Staceys musik, kan få större utbyte av hennes tidigare material. Det återstår att se. Men nu längtar jag främst efter fler upptäcktsfärder i Brasilien och Frankrike.

När man är med om något stort är det inte alltid man inser det omedelbart. Ibland sker det först efteråt, och man sörjer lite över att man inte kunde inse och känna fullt ut när upplevelsen pågick. På Nefertiti växte vår känsla gradvis fram, och i pausen mellan de två seten var vi klara över att vi var med om något för oss unikt. Och vi blev inte besvikna under det andra setet. Vi kunde då både inse, och fullt ut uppleva, vad vi var med om medan det ännu pågick – musik som gjorde livet intensivt och kärleksfullt, men också lätt.

Och i min CD-samling finns nu albumet The Changing Lights, som Stacey Kent signerat med hälsningen ”Happy birthday Musik.pm!”. Det kommer att vårdas ömt, men ändå spelas ofta.

 

Mer:

How Insensitive

Mai Uma Vez

Waiter, Oh Waiter

O Barquinho

Chanson Légère

Les Eaux de Mars

Jardin d’Hiver

Ces Petits Riens

2014-09-28 17.05.35

Från Hiromi Uehara till Maria Rita (sw)

Hiromi Uehara

Två år

Den 27 september 2012 publicerades den första texten på denna webbplats – Musik.pm. Det är idag två år sedan. Den första texten handlade om den japanska jazzpianisten Hiromi Uehara, och den senaste om den brasilianska sångerskan Maria Rita. Under de två åren har en Facebook-sida och ett Twitterkonto med samma namn tillkommit.

Kort varudeklaration: På webbplatsen finns texter om musik med lyssningstips – vanligen med en artist i fokus – och även en samling länkar till udda videoklipp som jag av ett eller annat skäl vill visa vägen till. Både texterna och länkarna tillkommer i långsam takt. Min ambition är inte att producera nyheter varje dag. Jag letar och väljer noggrant, och publicerar när jag har tid. Med några få undantag försöker jag hålla mig lite vid sidan av, men inte alltför långt ifrån, den musikaliska allfarvägen. Mycket av det som speglas är inte välkänt i Sverige.

Bildkälla: Listal

Facebook-sidan länkas till alla nyheter på webbplatsen, men också andra musiklänkar syns där. De speglar de vägar mitt letande och lyssnande för mig in på, vägar som så småningom ibland resulterar  i en text på Musik.pm. Uppdateringarna på Facebook och Twitter följs åt.

Välkommen att följa Musik.pm även i fortsättningen!

Maria Rita (sw)

Bildkälla: Listal

Bildkälla: Listal

Hon skulle fylla tomrummet efter sin mor

Elis Regina var en högt älskad sångerska i Brasilien. Hon var älskad för sin banbrytande populärmusik, men också för sina personliga kvaliteter. Elis hade stor lyskraft och ett starkt socialt och politiskt patos. Redan 1982 tog dock hennes liv slut. Hon var då 36 år. Dödsorsaken beskrivs som en olycklig kombination av flera droger. Nationen chockades och sörjde djupt, troligen med undantag av de politiska krafter hon utmanat.

Elis Regina efterlämnade sin man, som också var känd musiker, och tre barn. Maria, fyra år, var ett av dem. Hon fick tidigt höra att hon måste sjunga som sin mor, men värjde sig mot kraven. Maria kunde och ville inte fylla det tomrum i människors tillvaro som hennes mors bortgång hade skapat. Maria flyttade så småningom som tonåring till USA, och studerade där en tid på New York University.

I USA, där Elis Regina inte var lika känd, kunde Maria närma sig sin mors musik – och hon lärde sig älska den. När hon fick chans att få sin bakgrund på distans insåg hon att musik måste bli även hennes liv. 2003 kom hennes första album med samma titel som hennes valda artistnamn – Maria Rita. (Hennes fulla namn är Maria Rita Camargo Mariano.)

Albumet gjorde enorm succé, och sålde i miljonupplaga i Brasilien. Ytterligare tre album med mer normala försäljningssiffror skulle följa – Segundo, Samba Meu och Elo – innan Maria kände sig redo att ta sig an sin mors musik. Det gjorde hon 2013 med albumet Redescobrir. Det senaste albumet kom 2014 – Coração a Batucar.

Maria Rita är idag en av de mest etablerade musikartisterna i Brasilien. Hon har inte fått samma ikonstatus som sin mor, men vem kan begära det? Jag tror inte ens att Maria längtar efter någon sådan status. Hon njuter av sin musik och publikkontakten – och publikens gensvar är starkt. Maria Rita är en fin företrädare för den brasilianska konsertgemenskap jag lärt mig tycka så mycket om. Här är ett knippe låtar från olika skeden i hennes karriär. Hennes stora hit Cara Valente får ni både som underhållande musikvideo och i medryckande konsertversion. Mycket nöje!

Cara Valente (Musikvideo)

Não Vale a Pena

Encontros e Despedidas

Num Corpo Só

Amor Até o Fim (Med Gilberto Gil)

Conversa de Botequim

Alto Lá

Cara Valente (Konsertversion)

Kat Edmonson (sw)

Såg inte ut som en stjärna

Kat Edmonson är från Houston i Texas. Som 19-åring deltog hon i uttagningarna till andra säsongen av American Idol. Hon blev så småningom en av de 48 som fick delta i sluttävlingen i Hollywood. Kat gick inte långt i tävlingen. Hon avvisades med kommentaren att hon inte såg ut som en stjärna. Jag förstår vad jurymedlem Randy Jackson syftade på, men jag gör en annan värdering av Kat och hennes scenpersonlighet. Kat har ett mått av kantighet i sitt scenframträdande, och hon ter sig ibland inåtvänd – men oavsett grunden för den karaktären ger den hennes musik integritet och personlighet. Ja, lite av mystik. Här finns inga amerikanska scenmanér.

Nu är Kat Edmonson 31 år och har bakom sig två album som fått många lovord. Hon är en erkänd uttolkare av såväl standards som modern populärmusik, och hon skördar också framgångar med egna kompositioner. Idag skriver kritiker att Kat nu minsann ser ut som en stjärna, men jag tycker att hon fortfarande på ett intressant sätt avviker från den gängse bilden av en stjärna. Hennes uppenbarelse uttrycker ”här står jag och sjunger en sång som jag tycker mycket om, och jag hoppas att ni också kommer att göra det”. Mer än så är det inte, men det räcker långt när det är Kat som sjunger.

Och som hon sjunger! Kat (som egentligen heter Katherine) har en röst med mycket speciell och vacker klang. Ibland påminner den om Stacey Kents, men uttrycket är ett annat. Någon har liknat hennes röst vid Billie Holidays, en annan vid Nellie McKays, men naturligtvis är Kat först och främst Kat Edmonson.

Av sin ensamstående mor lärde sig Kat att tycka om klassikerna i The American Songbook, och det färgar mycket av det hon gör. En del av det ryms i jazzfältet, annat närmast i amerikansk folksång. Själv sätter hon etiketten “Vintage Pop” på sin musik. Några av klassikerna finns på det första albumet Take To The Sky. Många stora artister har gjort underbara versioner av dessa, och man kan undra om det finns något att tillägga. Lyssna då, till exempel, på Kats och hennes medmusikanters version av George Gershwins Summertime. På albumet finns också modernare musik hämtad från andra genrer, till exempel Cardigans Lovefool, John Lennons (Just Like) Starting Over och The Cures Just Like Heaven. Kat gör dem alla till sina egna och förvandlar dem till “Vintage Pop”.

På det andra albumet Way Down Low finns ett antal av hennes egna kompositioner. Den som fått mest uppmärksamhet är nog Lucky. På nätet finns många kärleksfulla omdömen. Champagne skrev hon med Cole Porter som förebild, och visst andas den klassiker. What Else Can I Do är en underbart fjäderlätt samba. Men vackrast är ändå hennes sorgesamma Nobody Knows That. På albumet finns också andra musikers kompositioner. Jag vill särskilt framhålla hennes fina version av Miles Zunigas (i bandet Fastball) bluesballad Hopelessly Blue. Slutligen vill jag gärna länka till Kats version av Fever, som dock inte finns med på något av hennes två album. (Notera här hennes sköna medmusikanter!)

Kats tredje album, The Big Picture, kommer i september. Alla hennes fans i USA väntar med stora förhoppningar. Så även jag.

Lou Doillon (sw)

Vem har hört Places?

Trots att det släpptes i september 2012 i Europa, och i juni 2013 i USA, har jag inte sett att Lou Doillons debutalbum Places blivit recenserat i svensk media. I varje fall hittar inte min sökmotor någon sådan recension. Träffarna handlar istället främst om hennes modellkarriär. I utländska medier finns dock gott om recensioner av albumet – i Europa, USA och Australien. Betygen sträcker sig från positiva till mycket positiva – ibland med inslag av förvåning.

Lou Doillon är inte vem som helst. Hon är dotter till den franske regissören Jaque Doillon och den brittiska skådespelerskan och sångerskan Jane Birkin – i Sverige förmodligen främst känd genom inspelningen av Je t’aime… moi non plus tillsammans med Serge Gainsbourg. Lou har ett antal mer eller mindre kända halvsyskon. Skådespelerskan och sångerskan Charlotte Gainsbourg är den som rönt mest uppmärksamhet. Lous halvsyster Kate Berry dog nyligen efter ett fall, och det spekuleras i att hon tog sitt liv. Lou själv har medverkat i spelfilmer och har en framgångsrik modellkarriär bakom sig – och kanske framför sig. Hennes insatser i det offentliga livet har inte alltid mötts av god press, men med sitt personliga utseende har hon erövrat en stark position i modellvärlden.

Med den bakgrunden kunde man vänta sig ett fortsatt offentligt liv i någon skepnad, men kanske inte att hon skulle träda fram som kompetent singer-songwriter med egna sånger om allvarliga ting. Sånger om olyckliga förhållanden, som hon framför på ett trovärdigt sätt med starkt personlig röst. Om orimliga idealiserande krav som förbyts i besvikelse och orimlig svartmålning.  (Devil or Angel) Om att gång på gång hamna i utnyttjande förhållanden. (Same Old Game) Om styrka och visshet som förbyts i vilsenhet – och kanske öppenhet.  (Defiant) Och så vidare.

Albumet är klart värt att lyssna till, och det är naturligt att ställa frågan om Lou nu måste välja väg. Kan hon vandra vidare på en karriär som seriös singer-songwriter och fortfarande leva i en modevärld som så mycket handlar om yta? Det är en fråga om inre balans, och musiken kan då antingen skapa just balans – eller göra det omöjligt att leva vidare i modevärlden. Det handlar också om vad Lous publik, det vill säga vi, vill acceptera.

Tråkigast skulle det vara om Places blev hennes enda album, men så måste det nog inte bli. Det faktum att debutalbumet sålde dubbel platina i Frankrike, och gav henne en fransk grammy som årets bästa kvinnliga artist, bör inspirera till en fortsättning. Och det faktum att Places släpptes för snart två år sedan skulle kunna innebära att nästa album snart blir verklighet. Låt oss hoppas det.